Navigation – Plan du site

AccueilNuméros27Expériences et points de vuePoint de vue« Ce sont les artistes qui font l...

Expériences et points de vue
Point de vue

« Ce sont les artistes qui font les institutions »

Entretien avec Jean-Hubert Martin (réalisé le 12 octobre 2015 par Julie Bawin)
Julie Bawin et Jean-Hubert Martin
p. 101-105

Entrées d’index

Haut de page

Texte intégral

1Ami des artistes autant qu’homme d’ins­titution, Jean-Hubert Martin s’est tracé un par­cours singulier dans le monde de l’art en France et à l’étranger. Tour à tour directeur du musée national d’Art moderne à Paris, de la Kunsthalle de Berne et du Museum Kunstpalast à Düssel­dorf, il s’est surtout fait connaître pour des ex­positions dont l’impact est encore très vif aujourd’hui. Si sa réputation s’est forgée avec Magiciens de la terre, exposition devenue my­thique par les questions posées et les artistes exposés, J.-H. Martin est aussi un des premiers à avoir plaidé en faveur d’une ouverture de l’histoire de l’art vers d’autres cultures, d’autres taxinomies, d’autres catégories et approches historiques. Considérant qu’il est plus pertinent d’aborder les œuvres, même les plus anciennes, à partir de problématiques actuelles, il n’a cessé aussi de faire valoir la parole des artistes et de s’instruire auprès d’eux. Dans un numéro consa­cré aux relations entre l’artiste et le musée, il nous a semblé naturel de connaître le point de vue de cet homme de musée qui, adepte d’une démarche visuelle et sensuelle de l’art, n’a cessé d’encourager ses pairs à être créatifs, tout en incitant les artistes à poser leur regard sur l’his­toire de l’art et l’exposition du patrimoine.

Julie Bawin (J.B.) : Au regard de votre propre parcours, comment percevez-vous l’évolution des relations entre artistes et institutions mu­séales depuis les années 1970 jusqu’à nos jours ?

Jean-Hubert Martin (J.-H.M.) : Le début des années 1970 correspond à mon entrée au musée national d’Art moderne et à ma participation à la programmation du futur Centre Georges Pompidou. Je me rappelle très bien que ce que nous ne cessions de dire, lors des réunions organisées avec les programmateurs-architectes, c’est que le Centre devait absolument être pensé et conçu comme un espace ouvert aux usages les plus variés et que les artistes devaient pouvoir y faire tout ce dont ils avaient envie. C’était évidemment utopique, car très rapide­ment, la législation s’est avérée astreignante, imposant des contraintes techniques et admi­nistratives n’allant pas dans le sens de l’ouver­ture souhaitée au départ. Mais malgré ces difficultés, qui sont plus grandes encore au­jourd’hui qu’à l’époque, je pense que le musée, d’une façon générale, s’est adapté au désir des artistes. Certes, la gestion y est plus complexe que dans un centre d’art, mais il me semble que les institutions muséales s’adaptent autant qu’elles le peuvent aux projets des artistes. Il faut toutefois veiller à ce que des centres d’art, comme le Palais de Tokyo à Paris par exemple, continuent à être des lieux sans collection, car c’est cette particularité qui leur permet une flexibilité dans la programmation qu’un musée comme le Centre Georges Pompidou ne peut atteindre. Lorsque j’ai été directeur de la Kunsthalle de Berne, je me suis d’ailleurs op­posé à l’idée d’y créer une collection. Mon avis était – et est toujours – que, pour faire vivre la création contemporaine, centres d’art et musées doivent coexister et collaborer, et non se confondre.

J.B. : L’artiste Bertrand Lavier a déclaré à votre sujet que vous avez toujours été un élec­tron libre, ayant compris que ce sont les artistes qui font les institutions et non l’inverse. Que vous inspire cette déclaration ?

J.-H.M. : Peut-être fait-il référence à cette conviction que j’ai eue très tôt que l’on ne peut comprendre l’art, même le plus ancien, sans être en adéquation avec la création vivante. Je dois rappeler à cet égard que la formation uni­versitaire en histoire de l’art à mon époque était vierge de références à l’art en train de se faire. C’est en 1969, alors je venais d’entrer au Louvre pour travailler auprès de Pierre Rosen­berg et que je me passionnais pour la peinture du xviie siècle, qu’un tournant s’est opéré. Je vivais alors en communauté dans un grand appartement et c’est par l’intermédiaire de l’un de mes colocataires, qui travaillait pour la ga­lerie Sonnabend, que j’ai eu la chance de faire la connaissance d’artistes comme Christian Boltanski, Jean Le Gac, Sarkis et André Cadere. Ils sont rapidement devenus des amis et à leur contact, j’ai eu cette immédiate certitude que tout passait par eux. J’ai donc pris un autre chemin, suis entré au musée national d’Art moderne et, à partir de ce moment, je n’ai cessé de multiplier les rencontres avec les artistes. J’ai visité leur atelier et, surtout, j’ai lu leurs textes. Ce que je lisais de plus intéressant se trouvait dans les écrits d’artistes. Je ne dis pas que la connaissance livresque n’est pas impor­tante, mais ma carrière, je l’ai bâtie sur ce que j’ai appris avec les artistes, sur les questionne­ments que j’ai échangés avec eux. Et puis, je n’ai cessé de voir des expositions, y compris d’artistes qui a priori ne m’intéressent pas. C’est par ce biais que j’ai fait des découvertes et que j’ai appris à changer d’avis, à me remettre en question.

J.B. : Cette idée selon laquelle on ne peut comprendre l’art sans regarder vers le présent a guidé, il me semble, une grande partie des expositions que vous avez organisées. Vous avez d’ailleurs été l’un des premiers à confron­ter l’art ancien à l’art contemporain, notamment au château d’Oiron. De nos jours, les musées ne cessent de pratiquer cette confrontation et d’inviter des artistes à réactualiser leurs collec­tions. Que pensez-vous de ce qui apparaît clai­rement comme un phénomène de mode ?

J.-H.M. : J’ai été en effet l’un des premiers à mêler les catégories et les temporalités, au château d’Oiron, mais aussi au Museum Kunst­palast à Düsseldorf où j’ai invité deux artistes, Bogomir Ecker et Thomas Huber, à réorganiser l’ensemble des collections permanentes. Ce projet, on ne le sait que trop peu, a provoqué un véritable tollé dans le milieu des conserva­teurs de musée en Allemagne. Le problème venait du fait qu’il existait – et c’est encore le cas aujourd’hui – un important clivage entre l’exposition temporaire et l’accrochage d’une collection. Les conservateurs de musées, et je pense ici à ceux qui se sont farouchement op­posés au projet, considèrent que l’accrochage est leur privilège et que la réorganisation d’une collection est uniquement réservée aux histo­riens d’art. Inviter un artiste pendant trois mois à faire le clown et lui demander de mettre du désordre dans les collections, cela leur paraît une bonne idée, mais uniquement dans le cadre d’une exposition temporaire. Au Museum Kunst­palast, l’objectif était autre puisqu’il s’agissait de confier à deux artistes le projet muséogra­phique en tant que tel. Et de là découle mon jugement un peu négatif sur cette vogue pour les cartes blanches aux artistes qui s’est mani­festée un peu partout dans les musées au début des années 2000. J’appelle cela « La cerise sur le gâteau », car en somme, c’est très pratique : on crée un événement, on attire les médias et on fait revenir les citadins dans les musées de leur propres villes. Ce n’est pas un mal en soi, car il est vrai que le musée a besoin d’un public nombreux pour exister, mais il ne faudrait sur­tout pas que cela devienne la doxa.

J.B. : Que pensez-vous justement du rôle joué aujourd’hui par les artistes dans l’organi­sation d’expositions au musée ?

J.-H.M : Vous savez comme moi que les artistes ont joué ce rôle de metteur en scène des collections bien avant l’époque actuelle, et notamment au xixe siècle. Ce que je pense au­jourd’hui de cette vogue pour les expositions organisées par des artistes, c’est que si elle se poursuit dans le temps, elle apportera incon­testablement une plus grande liberté d’inter­prétation sur les œuvres. Les artistes proposent des interprétations qui échappent aux normes et à la linéarité que défend le musée. Pourtant, comme le disait McLuhan, il est bel et bien possible d’inventer une autre linéarité qui n’est pas forcément celle de la chronologie. L’essen­tiel, dans ce domaine, c’est donc d’apporter la plus grande diversité d’interprétation et la plus grande variété d’offre au public pour qu’il sache, en fonction de ses connaissances et de son niveau culturel, que l’on peut présenter l’art autrement. Il existe aujourd’hui un public d’ama­teurs et de curieux qui, las des expositions conventionnelles, a envie d’être stimulé par des accrochages différents. Et donc, je pense qu’il faut ouvrir le spectre le plus possible et c’est à cet endroit que l’artiste commissaire peut offrir de tels avantages. Mais comme je l’ai dit, il ne faut en aucun cas que cela ne devienne la doxa. Ce n’est pas parce que l’on est artiste qu’on a forcément un regard fascinant sur le passé. Même dans les musées de société, il faut être prudent. L’art contemporain est à la mode, et je ne vais pas m’en plaindre, mais il faut inviter des artistes qui peuvent répondre intelligem­ment aux questions que pose l’histoire de l’art et pas seulement leur confier une exposition pour offrir un regard extérieur. En d’autres termes, les médias et le « people » ne doivent pas prendre le pas. Il faut s’en méfier et réflé­chir absolument à ces questions afin de ne pas tomber dans le piège de l’audimat à tout prix.

J.B. : Revenons au projet muséographique que vous avez confié, en 1999, à Bogomir Ecker et à Thomas Huber au Kunstpalast de Düsseldorf. Vous qui n’avez cessé de remettre en cause les catégories artistiques et tempo­relles : pourquoi n’avez-vous pas été vous-même le maître d’œuvre de ce réaménagement des collections ?

J.-H.M. : On n’a jamais vraiment osé me poser cette question. Mais oui, évidemment, j’ai d’abord pensé à le faire moi-même. Je pour­rais prendre des chemins de traverse en disant qu’il existait des raisons d’ordre technique qui m’empêchaient de porter seul ce projet, mais en réalité, c’était une stratégie, car je me dou­tais que cela allait provoquer des réactions vi­rulentes et ce fut donc une ruse de demander à deux artistes de s’en occuper. Je me suis d’ail­leurs totalement impliqué dans ce projet. Mais j’ai laissé les artistes être en première ligne. Vous savez, j’étais un étranger à Düsseldorf et on attendait de moi que je travaille avec les différents conservateurs du musée. Si j’avais moi-même mis en place ce réaménagement, ils auraient alors tenté de me faire revenir vers des modes de présentation traditionnels. Je me suis donc dit qu’ils écouteraient plus volontiers des artistes. Ce ne fut pourtant pas le cas. Même le conservateur de la section consacrée à l’art moderne et contemporain s’est mis en porte-à-faux par rapport au projet. Un conflit a éclaté et a duré tout le temps de la mise en place des collections. Les artistes voulaient pourtant col­laborer avec les historiens d’art attachés au musée ; mais ceux-ci avaient l’impression qu’on leur ôtait leurs privilèges et aucune collabora­tion réelle ne fut possible. Aujourd’hui, heureu­sement, les mentalités ont évolué et, d’ailleurs, l’exposition que je prépare actuellement au Grand Palais aurait été difficilement réalisable il y a quinze ans.

J.B. : Pouvez-vous me dire quelques mots de cette exposition ?

J.-H.M. : Elle s’intitule Carambolages et constitue la suite logique de ce que j’ai fait à Oiron et à Düsseldorf. J’y ai toutefois ajouté un élément supplémentaire qui, je crois, est tota­lement inédit. Seront exposées cent quatre-vingts œuvres, de l’Antiquité à nos jours et de toutes cultures confondues, selon un système d’association qui fait que chaque œuvre est prédite par la précédente et annonce la sui­vante. On suit ainsi une sorte de fil d’Ariane qui n’est pas une narration en soi, mais une figure de style rappelant la dorica castra. Le principe est simple, en réalité. Nul besoin de connaissances savantes pour apprécier ce que l’on voit. Sur l’ensemble des œuvres exposées, seules vingt d’entre elles ont été réalisées par des artistes vivants. Toutes, cependant, ont été choisies en fonction de la création vivante ou, si vous voulez, en fonction des paradigmes de l’art contemporain. L’amateur éclairé y verra des clins d’œil, mais comme il s’agit d’une ex­position qui part du regard et non pas d’une connaissance préalable de l’histoire de l’art avec sa chronologie, son style et son évolution, un gamin des banlieues pourra, lui aussi, y trou­ver du plaisir. Cette exposition est d’ailleurs aussi une façon de m’adresser au public de l’art contemporain qui, quoique très libertaire, est en réalité exclusif, avec souvent une mécon­naissance et une indifférence autoproclamées de ce qui s’est fait auparavant.

J.B. : Votre manière très singulière de conce­voir des expositions fait que l’on vous a sou­vent rapproché de commissaires tels que Pontus Hulten ou Harald Szeemann. Quel re­gard portez-vous sur leur statut, parfois plus proche de l’« être artiste » que de l’organisateur d’exposition ? Comment percevez-vous le vôtre ?

J.-H.M. : D’abord, il est clair que je me sens appartenir à cette famille. J’ai beaucoup d’ad­miration pour Szeemann. Son Musée des obses­sions a été un projet tout à fait fascinant et savez-vous d’ailleurs que l’une de ses idées fut d’y exposer des œuvres de Poussin ? Il nour­rissait donc lui aussi un intérêt pour la relation entre l’art contemporain et l’art plus ancien. Si je devais toutefois établir une filiation, je pense que ce serait davantage avec Willem Sandberg et Pontus Hulten. Ce sont deux hommes de musée qui, toujours, ont mis l’accent sur le re­gard, sur l’œuvre, et non sur l’accumulation des connaissances. Ce sont deux hommes qui vi­vaient avec les artistes. Je me sens donc appar­tenir à cette famille, mais je n’ai pour ma part jamais revendiqué un statut d’artiste. Si je devais me définir, je dirais que je suis un interprète d’œuvres qui essaie d’être créatif. Je dois d’ail­leurs insister sur le fait que je suis avant tout un homme de musée et que toutes les exposi­tions que j’ai organisées partent de l’idée de collection. Ce que je crois, c’est que les conser­vateurs jouent – ou devraient jouer – un rôle similaire à celui du chef d’orchestre qui inter­prète une partition existante ou du metteur en scène qui interprète le livret d’une pièce de théâtre. Sont-ils des artistes ou non ? En général, ils le sont. Mais peu importe, ce sont avant tout des interprètes et je pense que les gens du musée doivent jouer ce rôle, en ces­sant de se retrancher derrière les conventions de l’histoire de l’art. Il leur faut développer un regard décomplexé et plus libre sur les œuvres et, surtout, faire entrer la notion de plaisir, et pas seulement le plaisir de la connaissance.

J.B. : Que pensez-vous du célèbre texte qu’a écrit Daniel Buren en 1972 à propos du pouvoir exorbitant des commissaires d’expo­sition ?

J.-H.M. : Ce texte est extrêmement intéres­sant et pointe des dérives qui se sont avérées en partie exactes. Mais là où je ne suis pas d’accord, c’est que le commissaire d’exposition n’a jamais supplanté l’artiste. Il suffit de com­parer le nombre de publications consacrées à Buren à celles qui ont trait aux organisateurs d’exposition pour constater que le commissaire n’a pas pris la place de l’artiste. En fait, je crois que Buren a posé, avec son acuité habituelle, une véritable question, mais qu’il en a tiré des conclusions qui vont bien au-delà de la réalité. Même Hans Ulrich Obrist, qui est partout dans les médias, ne cesse de dire qu’il est au service des artistes et je pense que c’est assez vrai. Il est certainement victime de sa propre image, mais je suis à peu près certain que lorsqu’il travaille avec un artiste, il ne cherche pas à passer devant lui. Il faut par ailleurs souligner un fait que l’on oublie souvent : nombreux sont les artistes à souhaiter que les curateurs soient créatifs, et notamment dans la réexposition de leur art. Un artiste comme Sarkis, par exemple, attend que des commissaires d’expositions soient, après sa mort, créatifs dans la réinter­prétation de son œuvre et qu’ils ne les réex­posent surtout pas comme s’il s’agissait d’une reconstitution archéologique. Cette part de la créativité chez les commissaires peut donc être voulue par les artistes eux-mêmes.

J.B. : Vous avez aussi accompagné de nom­breux artistes dans l’organisation d’expositions monographiques. Je pense notamment à l’ex­position de Christian Boltanski à Venise en 2011. Comment appréhendez-vous ce travail en duo ?

J.-H.M. : Ce qui me plaît énormément, c’est la relation presque intime qui se tisse avec l’ar­tiste. Quant au rôle que l’on joue en tant que commissaire d’une exposition monographique, il est extrêmement modeste. Accompagner Boltanski à Venise, c’était surtout passer un bon moment avec un artiste que je connais depuis très longtemps. J’ai donné quelques conseils, notamment dans le fait d’accepter les contraintes imposées par l’espace du Pavillon français, mais c’est l’artiste qui a été le véritable maître d’œuvre. Là où un commissaire inter­vient davantage, c’est lorsqu’il suit l’exposition d’un artiste plus jeune et moins expérimenté. Il m’est arrivé de jouer un rôle important auprès d’artistes qui ne prenaient pas assez en compte la manière dont le public allait recevoir leurs propositions. Mais d’une façon générale, accom­pagner un artiste dans une exposition solo, c’est un travail très différent de ce que l’on peut faire dans le cadre d’expositions collectives. Dans les expositions de groupe, il faut souvent jouer un rôle d’arbitre et négocier avec chaque artiste la place qui lui est donnée. Il y a certes parfois des conflits, mais c’est ce qui est pas­sionnant dans ce métier. Et puis, on évolue aussi. Je ne vous cache pas que la patience que j’avais quand j’avais 30 ans, je ne l’ai plus aujourd’hui.

J.B. : Vous avez fait l’expérience récemment, au Centre Georges Pompidou, d’une célébra­tion de l’une de vos plus célèbres expositions, Magiciens de la terre. Comment avez-vous ap­préhendé ce projet d’une exposition d’une ex­position ?

J.-H.M. : En aucun cas, je n’ai voulu d’une reconstitution des Magiciens de la terre ou d’une réexposition de celle-ci. Ce projet est en réalité né d’une double initiative : celle du Centre Georges Pompidou, qui désirait fêter le vingt-cinquième anniversaire de l’exposition, et celle de Didier Schulmann, directeur de la bibliothèque Kandinsky, qui m’a convaincu qu’il serait intéressant de rassembler l’ensemble des archives et d’organiser une exposition do­cumentaire des Magiciens de la terre. Didier Schulmann est un ami, mais c’est aussi l’un des seuls au Centre Pompidou à avoir, à l’époque [en 1989], défendu cette exposition. Et puis, il y a eu cette conversation que j’ai eue un soir au bistro avec Sarkis. Lorsque je lui ai parlé de ce projet, il m’a proposé de réaliser une ma­quette de l’exposition. J’ai trouvé cette idée fascinante, car un artiste allait apporter un re­gard actuel sur Magiciens. Lorsque l’exposition a été inaugurée, nombreux sont ceux qui s’at­tendaient à découvrir une reconstitution. Ils ont sans doute été déçus de découvrir une exposition documentaire, accompagnée, non pas d’une maquette finalement, mais d’une frise de Sarkis évoquant, par d’immenses tirages photographiques, la centaine d’artistes exposés en 1989. Mais peu importe les critiques, je ne voulais pas que l’exposition soit rejouée. L’inté­rêt était de montrer le travail entrepris par la bibliothèque Kandinsky et de dévoiler les grandes étapes qui ont conduit à l’organisation de cette manifestation. Pas d’œuvres donc, mais des documents d’époque, des vidéos ainsi que les très beaux films de Philipp Haas tournés chez quelques-uns des artistes en Afrique et en Australie.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Julie Bawin et Jean-Hubert Martin, « « Ce sont les artistes qui font les institutions »  »Culture & Musées, 27 | 2016, 101-105.

Référence électronique

Julie Bawin et Jean-Hubert Martin, « « Ce sont les artistes qui font les institutions »  »Culture & Musées [En ligne], 27 | 2016, mis en ligne le 19 juin 2018, consulté le 11 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/culturemusees/1013 ; DOI : https://doi.org/10.4000/culturemusees.1013

Haut de page

Auteurs

Julie Bawin

Julie Bawin enseigne l’histoire de l’art contemporain à l’université de Liège et à l’université de Namur. Spécialisée dans l’étude des col­lections d’art contemporain et du commissariat d’exposition, elle a récemment publié un ouvrage sur l’histoire des expositions d’artistes (L’Artiste commissaire : Entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée, Paris : Éditions des archives contemporaines, 2014). Outre ses nombreuses publications et son implication dans l’organisation de plusieurs colloques internationaux sur des sujets liés à ses do­maines de recherche (Art et Institutions, Paris : Inha, 2008 ; L’art à l’épreuve du marché, Université de Liège, 2008), elle œuvre aussi comme commissaire d’exposition (L’Œuvre-collection en 2009, cycle d’expositions Artistes à l’hôpital depuis 2012) et dirige régulièrement des dossiers consacrés à la création plastique actuelle (Art actuel et Photographie, Namur : PUN, 2007 ; L’Art vivant et ses institutions, Liège : Art&fact, 2007 ; La performance : Un lieu d’échanges et de controverses, Paris : Ligeia, Dossier sur l’art, 2012, dirigé avec Pierre­Jean Foulon, etc.). Ses axes de recherches croisent l’histoire de l’art et des artistes, la sociologie de l’art et la muséologie.
Courriel : jbawin@ulg.ac.be

Articles du même auteur

Jean-Hubert Martin

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search